Altavox
Los placeres y el sufrimiento en las letras de Joy Division
“El sufrimiento no es objetivamente evaluable, pues no se mide por signos exteriores o trastornos precisos del organismo, sino por la manera que tiene la conciencia de reflejarlo y de sentirlo”.
E.M. Cioran. En las cimas de la desesperación.
Por David Rangel
Joy Division se encargó de reflejar y dar forma artística al sufrimiento. Sus integrantes retrataron la angustia juvenil, el aislamiento vivido en las cuatro paredes de nuestra interioridad, así como la incapacidad de establecer vínculos con el mundo exterior. Crearon un álbum de sonido gélido, atmosférico y con leves destellos de música bailable que navegan entre la rabia sonora punk y la tristeza lírica. La icónica y enigmática portada diseñada por Peter Saville, sólo muestra el diagrama de un pulsar en blanco y negro. En ella no aparece el nombre de la banda, ni el nombre del álbum. Tal vez para darle ese halo de misterio de los placeres desconocidos que proporciona un platillo sonoro sombrío.
Es difícil resumir la influencia que este disco ha tenido sobre otros músicos, desde su lanzamiento el 15 de junio de 1979 hasta el día de hoy es una obra destacada del post-punk que ha trascendido la época y la circunstancia histórica que lo vio nacer. Treinta y siete años después sigue siendo un referente para una infinidad de bandas y géneros tan diversos que van del Gothic Rock al denominado Indie contemporáneo.
Unknown pleasures en su contenido lírico es sombrío, inquietante. En parte porque las letras nacen de las influencias literarias de Curtis, la depresión y la condición dada por la epilepsia del vocalista que encontraron su cauce en el primer L.P de la banda.
Después del E.P. An Ideal for Living (1978), firmado como Joy Division (habían abandonado su nombre anterior Warsaw). Una jovencísima formación que tenía que trabajar en el día y grabar durante los fines de semana, realizó el disco en prácticamente dos días. De dieciséis posibles tracks, solo diez quedarían en la toma final, el resto aparecerán en la compilación póstuma Still (1981). La placa fue producida por Martin Hannet que se encargaría de darle un sonido especial al álbum empleando algunas excentricidades como registrar la voz principal desde un teléfono en Insight, botellas quebrándose en I remember Nothing, spray acompañando Tom Pads en She´s lost control y a Stephen Morris tocando la batería en la azotea del estudio.
La banda estaba dividida respecto al resultado obtenido, por una parte Ian Curtis y Stephen Morris estaban satisfechos con el trabajo de Hannet, por la otra Bernard Sumner y Peter Hook desaprobaban el sonido pulcro y espaciado en los instrumentos que permitía escuchar a todos los músicos claramente. Las versiones eran más sosegadas en el estudio que lo que se puede escuchar en las furiosas versiones en vivo de la época. Pero el tiempo finalmente le daría la razón a su productor.
Diez placeres sombríos
Disorder, el corte inicial, rápido y semi punk nos adentra en la necesidad de encontrar un lugar en el mundo y la incapacidad de alcanzar la felicidad que se percibe en otros debido a un desorden físico o espiritual: I’ve been waiting for a guide to come /And take me by the hand/Could these sensations make me feel /The pleasures of a normal man?
Day of the lords presenta una escena de guerra interpretada como deporte sangriento practicado por el hombre, la atrocidad del frente, el dolor y los cuerpos de los caídos: I’ve seen the nights, filled with bloodsport and pain And the bodies obtained, the bodies obtained.
https://www.youtube.com/watch?v=64x_RCArfjU
Candidate es una analogía entre el poder político y las relaciones humanas como espacio de poder que se ejerce sobre el otro, y la imposibilidad de acercarse al otro. I campaigned for nothing/I worked hard for this/I tried to get to you/You treat me like this.
https://www.youtube.com/watch?v=bHfBhuEPf1g
La pesimista Insight es un viso del impulso suicida del cantante Guess your dreams always end They don’t rise up, just descend/But I don’t care anymore, la nostalgia de tiempos mejores siendo muy joven y aun así estar dispuesto a abandonarlo todo.
https://www.youtube.com/watch?v=iXt6CNKqLVQ
La cima de la desesperación es alcanzada en New Dawn Fades. Una mirada desde la distancia a una relación fallida, bajos sepulcrales y una voz distante van subiendo el tono hasta ser un enérgico canto desesperado.
https://www.youtube.com/watch?v=CbeNRHtpgOk
She’s lost control relata los ataques epilépticos de una mujer y su muerte a causa de ello. La enfermedad como aspecto incontrolable del cuerpo y la angustia derivada de ello.
https://www.youtube.com/watch?v=7PtvIr2oiaE
La más enigmatica
Una de las letras más enigmáticas se encuentra en Shadowplay la ciudad como metáfora del juego de sombras que es la vida, la muerte y el autoconocimiento.
Wilderness es una crítica a las religiones, como la prédica se convierte en intolerancia y queda con las manos manchadas de sangre, traicionando los ideales pregonados.
https://www.youtube.com/watch?v=tZhKV32Vf7U
Interzone es una alusión a la interzona del diabólico Dr. Benway de William Burroughs que frecuentemente experimenta sádicas cirugías con sus pacientes. El protagonista llega a la interzona buscando a sus amigos- probablemente muertos-y cae en las garras del siniestro doctor.
https://www.youtube.com/watch?v=BgoBRn2HQDo
La lúgubre I remember nothing cierra la obra, dos personas que alguna vez estuvieron unidas, ahora se reconocen ser extraños y se abre una brecha insondable entre ambos: Me in my own world, yeah you there beside/The gaps are enormous, we stare from each side /We were strangers for way too long.
https://www.youtube.com/watch?v=3YtgzIQEX-M
Si Unknown Pleasures emite una luz mortecina entre la rabiapunk y el desencanto, en Closer descenderían aún más. Como su nombre lo anuncia, los acercaría más al fin: el suicidio de su vocalista y el abrupto fin de la banda.
https://www.youtube.com/watch?v=3YtgzIQEX-M
Altavox
¡Huy, qué miedo!
¡Huy, qué miedo!…
Monstruos, fantasmas, espectros, demonios, psicópatas y asesinos seriales, el catálogo del miedo es vasto. El cine, la televisión (y ahora el streaming) se han encargado de difundirlo y popularizarlo durante buena parte del Siglo 20 y lo que llevamos del 21.
Es la canción la que le ha dado un toque lúdico a lo que pretende ser aterrador. Te presentamos algunas piezas sonoras que se han encargado de darle encanto a relatos freak, paródicos y oscuros, y que hoy en día se ganaron un sitio en la categoría de clásicos.
“Banana Boat Song” / Harry Belafonte
El director Tim Burton recurrió al calypso de los años 50, en la voz de Harry Belafonte Jr. para ambientar su filme Beetlejuice (1988), la historia de un fantasma irreverente y mal portado (encarnado por Michael Keaton), que le hace la vida de cuadritos a dos fantasmas recién fallecidos y a una joven chica. Dos piezas de esta cinta se han vuelto emblemáticas, “Banana Boat Song” y “Jump In The Line”.
“The Munster Theme” / Los Straijackets
Compuesto por Jack Marshall, este tema instrumental sirvió de preámbulo a la serie televisiva que en México se tituló La Familia Monster (1964-1966) sobre una disfuncional familia de monstruos y vampiros. Los Straijackets hicieron suya la versión y le dieron un aire mucho más surf que la original.
“El Médico Brujo” / El Loco Valdez
Esta canción fue parte de la película Dos Fantasmas y Una Muchacha (1958), en la que participaron Germán Valdés “Tin Tan” y su hermano Manuel “El Loco” Valdés. Cabe destacar que la pieza, cantada por El Loco, se popularizó con los años y entró a varios recopilatorios. Los comediantes también hicieron otro filme con espectros cantarines, llamado Los Fantasmas Burlones (1963).
“Esto Es Halloween” / Elenco de El Extraño Mundo de Jack
Otro clásico del género, dirigido por Henry Selick y producido por Tim Burton, es la historia de The Nightmare Before Christmas (1993) –que en nuestro país tuvo el infame nombre de El Extraño Mundo de Jack—, filme animado en stop motion en donde Jack Skellington rey de Halloween Town decide hacerse con el control de la Navidad. La canción de apertura es contundente.
“Time Warp” / Elenco de The Rocky Horror Picture Show
The Rock Horror Picture Show hoy es considerada una película de culto por su estética, contenido y apuesta creativa. Este musical, que llegó primero al teatro como un tributo al cine de terror y ciencia ficción de serie B y que finalmente fue filmado en 1975 bajo la dirección de Jim Sharman, introdujo elementos de travestismo, sexualidad y personajes marginales. “Time Warp” es la canción insignia de esta cinta.
“Tubular Bells” / Mike Oldfield
Parte de una obra completa durante el apogeo del progresivo, del disco Tubular Bells (1973) del compositor y multiinstrumentista británico Mike Oldfield, este fragmento se hizo icónico al ser parte de la banda sonora del filme El Exorcista (1973) de William Friedkin, en el que una niña es poseída por el demonio Pazuzu.
Etiquetas: Altavox Oliver Zazueta Entretenimiento
(JCS)
Altavox
Cuando la canción sangra
Cuando la canción sangra…
Fueron algunas de las noches más oscuras de la memoria histórica de la humanidad, en las que el poder usó la violencia de manera excesiva y autoritaria, en las que la sangre corrió y manchó el pavimento y eliminó, sólo temporalmente, las ansias de cambio y revolución. En México, esta semana se cumplen 50 años de la masacre a estudiantes realizada el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, pero aquí, al igual que en otras latitudes, la música ha sido uno de los escudos en contra del olvido y la irrelevancia, a favor de la justicia y la verdad histórica. He aquí algunos ejemplos:
“Antes de Que Nos Olviden” / Caifanes
Este tema es todo un himno para la generación que vivió su juventud en los años 90, pero además es el tributo que la banda Caifanes le rindió a los estudiantes caídos en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968, así como a otros grupos vulnerados por el Estado mexicano como los indígenas. Aquí una versión especial hecha por Saúl Hernández, Gran Sur, Meme y Torreblanca para los premios Ariel 2018. Otros proyectos nacionales como Maldita Vecindad, Panteón Rococo, El Tri u Óscar Chavez, han compuesto piezas dedicadas al movimiento del 68.
“Ari Im Sokhag” / Serj Tankian ft. Larisa Ryan
Tema oficial del filme 1915, dirigido por Garin Hovannisian, en el cual se habla del llamado Genocidio Armenio, evento durante el cual cerca de dos millones de armenios fueron deportados y masacrados por el gobierno de los Jóvenes Turcos del Imperio Otomano. Esta es una reversión de la composición original de Barsegh Kanachyan, hecha por Serj Tankian, vocalista de System of a Down.
Sunday Bloody Sunday / U2
En su disco War (1982), la banda irlandesa U2 creó un tema que hace referencia a los trágicos sucesos de la ciudad de Derry en Irlanda del Norte, el 30 de enero de 1972, cuando una protesta en contra de una ley para encerrar a sospechosos de terrorismo sin juicio – en medio del contexto del conflicto entre el IRA y el gobierno británico—, terminó con 14 muertos en lo que después fue llamado “Domingo Sangriento de 1972”.
“The Guns of Brixton” / Nouvelle Vague
Dentro del ya legendario álbum London Calling (1979), de la agrupación británica The Clash, venía este track de influencia reggae, cuya letra, compuesta por el bajista Paul Simonon, hace referencia a los disturbios callejeros de Brixton, motivados por la crisis económica y la represión de la policía. Bandas como Arcade Fire y Los Fabulosos Cadillacs han reversionado el tema, aquí te presentamos la versión de Nouvelle Vague.
“Yo Pisaré Las Calles Nuevamente” / Reincidentes
La banda sevillana de punk Reincidentes retomó este tema original del cantautor cubano Pablo Milanés que recuerda al golpe militar dado en contra de Salvador Allende en Chile el 11 de septiembre de 1973 y que a la postre, causaría miles de asesinatos y desapariciones atribuidos a la junta castrense que encabezó Augusto Pinochet.
“Papaotuai” / Stromaë
En los 90, la guerra en Ruanda trajo severas perdidas y muertes masivas, una masacre que contabiliza cerca de un millón de víctimas de la minoría Tutsi. Artistas como Gaël Faye o Stromaë han dedicado temas a esta tragedia en la que muchos de sus familiares estuvieron involucrados. En “Papaotuai”, Stromaë de origen belgo-ruandés recuerda a su padre, a quien perdió en este conflicto.
Altavox
Avisos mortuorios
El artista frente a la muerte…
Antonius Block: «Nadie puede vivir mirando a la muerte y sabiendo que camina hacia la nada».
Muerte: «La mayor parte de los hombres no piensa ni en la muerte ni en la nada».
Antonius Block: «Pero un día llegarán al borde de la vida y tendrán que enfrentarse a las tinieblas».
Muerte: «Sí, y cuándo llegan…».
Antonius Block: «Calla, ya sé lo que vas a decir».
«Confesión con la muerte»
El Séptimo Sello / Ingmar Bergman.
Por Oliver Zazueta
La conciencia de nuestra propia finitud es una de las constantes preocupaciones de los hombres que se entregan a la reflexión o de aquellos que han vivido alguna experiencia cercana, pero la mayoría de las veces, es un tema que en nuestra agitada cotidianidad preferimos evitar o en la era digital convertirlo en un acrónimo del goce y el hedonismo, porque YOLO.
Pero el artista frente a la muerte puede quizás tener algunas ventajas, más si el fatal encuentro con el extraño tipo alto y oscuro está a la vuelta de la esquina. Es en el predio de la creatividad, donde los autores pueden exorcizar sus demonios, ponerse heideggerianos, alimentar la curiosidad sobre lo que ocurre al atravesar el umbral o de plano acostumbrarse a la idea —según las creencias que ejerzan— de esfumarse y perderse en el abismo.
Curiosamente, algunos músicos —algunos leyendas, otros talentosos— en el último año, han sabido, por obra y gracia de la ciencia médica, que están por ser expulsados del mundo tangible.
La ventaja para nosotros, simples mortales, es que eso nos permite conocer, a través de su obra, las inmediaciones del destino de cada uno de los seres vivos de este planeta y porqué no, cuestionarnos sobre nuestra propia fragilidad.
Pau Dones, fundador de Jarabe de Palo, sabedor de que su cáncer estaba de vuelta se ha volcado a sincerarse en su propia música, y aunque en entrevistas afirma que la enfermedad no lo ha derrotado, es cierto que en «Humo», la canción a propósito, muestra una actitud dubitativa y un despojo tanto del miedo como de la fe.
«Humo»
Jarabe de Palo
David Bowie, por su parte, entregó una pieza de relojería sobre la inminencia de su fin en el LP de principios de 2016, Black Star. En su álbum lo mismo concede, como epitafio sonoro, un anhelo claro de libertad , que hace referencia a lo sombrío y al sufrimiento de la agonía vital a ritmo de free jazz y sonidos litúrgicos.
«Lazarus»
David Bowie
En el disco número 14 de su carrera, You Want It Darker, Leonard Cohen también tuvo la oportunidad de despedirse con reverencia de sombrero, —incluso dejó sendos avisos en un artículo en The New Yorker y en una carta a su amiga Marianne Ihlen—. Como en un juego de cartas, Cohen anuncia su salida de la partida y avisa que está listo para lo siguiente. El réquiem lo mismo rebosa de góspel, vals y country en tonos de decadencia.
«You Want it Darker»
Leonard Cohen
«I’m ready My Lord» confiesa el poeta canadiense en su mensaje, logrando conectar la resignación a la esperanza, latente en muchas almas humanas, ese anhelo de la perpetuación de la conciencia o de nuevas estadías espirituales. Ellos se nos adelantaron, pero haríamos bien, de vez en cuando, de preguntarnos que hay después del precipicio, pues como nos advierte Lester Burnham, el fatídico personaje de Belleza Americana (1999), quizás llegado el momento, podríamos estar muy molestos por lo sucedido o mejor, aceptar la belleza del mundo y sentir gratitud por cada sencillo momento de nuestra estúpida y pequeña vida. Algún día lo sabremos.